Saturday, May 18, 2024 08:58

Posts Tagged ‘Folk’

Carly Simon – Never Been Gone (2009)

martes, octubre 27th, 2009

Puede que Carly Simon sea mas conocida por los hits que produjo desde la década del 70, pero su carrera abarca ya 38 años y mas de 30 álbums. Y esa historia musical ha servido de inspiración para su nuevo trabajo, que aquí presentamos, que incluye reinterpretaciones de diez de sus clásicos y dos canciones nuevas.

El álbum fue grabado en su casa en la isla de Martha’s Vineyard. Su hijo Benjamin Taylor fue el originador de la idea de darle a esas canciones inmortales una re visita, un tratamiento acústico (ese es el formato). Y el agregado de novedad son las canciones “No freedom” y “Songbird”.

La acompañan, entre otros, Ben Taylor, John Forte, Sally Taylor, David Saw, Margaret Bell, Peter Calo y Teese Gohl.

Tracklist:

01. The Right Thing To Do
02. It Happens Every Day
03. Never Been Gone
04. Boys In The Trees
05. Let The River Run
06. You’re So Vain
07. You Belong To Me
08. No Freedom
09. That’s The Way I’ve Always Heard It Should Be
10. Coming Around Again
11. Anticipation
12. Songbird

***

MU Aquí

RS Aquí

***

Cliff Richard – Cliff Sings (1959)

sábado, septiembre 19th, 2009

Cliff Richard nació en Lucknow, British India, el 14 de octubre de 1940 (su nombre real es Harry Rodger Webb).

Este álbum, editado en noviembre de 1959, es el segundo en la carrera de Cliff RichardRichard había grabado antes un álbum acompañado por Hank B. Marvin, Jet Harrys, Tony Meehan y Bruce Welch, bajo el nombre de “The Drifters”, pero para evitar confusiones con la banda norteamericana del mismo nombre, lo cambiaron por “The Shadows”, y es de hecho en este álbum en el que por primera vez aparecen bajo tal nombre.

The Shadows acompañan a Cliff en los primeros cuatro tracks de cada cara del disco, aportando tremendos rocks. Pero la segunda parte de cada lado presenta a Richard cantando standars acompañado por una orquesta de cuerdas de 28 músicos: The Norrie Paramor Orchestra (Paramor es quien escribe las notas en la contratapa del álbum).

Este disco, grabado en la primera quincena de septiembre de 1959 en los estudios Abbey Road, muestra la suprema versatilidad de este talentoso joven de 18 años, que daría que hablar en las siguientes cinco décadas.

***

MU Aquí

RS Aquí

***

Cliff Richard and The Shadows – Reunited (50th Anniversary) (2009)

sábado, septiembre 19th, 2009

Si en el anterior post compartíamos aquella primera grabación de Cliff Richard con The Shadows en 1959, cerramos el círculo con este álbum, grabado en estudios en 2009 en el cincuentenario de aquel primer registro, y que se lanza este fin de semana.

Cliff y los Shadows dominaron la música popular de Inglaterra a fines de los ’50 y principios de los ’60, logrando 19  hits número uno.  Desde 1968 Cliff y The Shadows siguieron su carrera separadamente. El primero logrando un tremendo éxito mundial como solista, y la banda logrando éxitos de ventas y haciendo giras durante los ’70 y ’80.  De hecho Cliff es el único artista inglés en tener un single número uno en cinco décadas consecutivas.

Tracklist:

01. I Could Easily Fall (In Love With You)
02. The Young Ones
03. Move It
04. Living Doll
05. Bachelor Boy
06. Nine Times Out Ten
07. C’mon Everybody
08. Travellin’ Llight
09. It’ll Be Me
10. In The Country
11. On The Beach
12. The Next Time
13. Please Don’t Tease
14. Sea Cruise
15. Willie And The Hand Jive
16. Summer Holiday
17. Do You Wanna Dance?
18. Don’t Talk To Him
19. Time Drags By
20. Gee Whizz It’s You
21. Lucky Lips
22. Singing The Blues

***

MU Aquí

RS Aquí

***

Yma Sumac – Voice of the Xtabay (1950)

domingo, agosto 23rd, 2009

Voice of the Xtabay, es el primer álbum de la soprano Yma Súmac, grabado en 1950 para la Capitol Records, de ésta producción salieron temas para la película “The Secret of the Incas”, es el caso de “Taita Inty”, “Ataypura” y “Tumpa”.

***

Ima Sumaq (Ichocán, Cajamarca, 10 de septiembre de 1922) es una cantante soprano de Perú que logró el alto registro de cinco octavas en un momento en que el promedio que alcanzaba una cantante de ópera era de dos octavas y media. Se dice que de niña trataba de imitar el canto de los pájaros, iniciándose así su pasión por el canto.

Todavía es una milagrosa criatura musical con una voz más poderosa que la de cualquier cantante de ópera, carismática, misteriosa y de una magnífica belleza. Hablamos de Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, conocida también bajo su nombre artístico Yma Sumac (transliteración del quechua Ima Sumaq, “qué linda”).

Su historia está hecha de la misma materia que las leyendas, con sus cuerdas vocales logra encender verdaderas obras pirotécnicas y su árbol genealógico se remonta hasta el último emperador inca Atahualpa que fue asesinado por el español Pizarro en 1533 durante la conquista del Perú.

Este ilustre orígen le fue confirmada en 1946 por el Consul General Peruano en los EEUU por escrito. Con ello se le puso fin a los rumores que la acusaban de ser una simple ama de casa de Brooklyn cuyo verdadero nombre era Amy Camus.

En realidad, Yma Sumac procede de Ichocán, un pueblo en el distrito de Cajamarca en la meseta del Perú. Su espléndida carrera la llevaría hasta Hollywood, donde logró fama mundial pasajera con su extraordinaria voz de cuatro y media octavas y una puñada de discos.

Su aventurera historia comienza, según “La crónica”, un periodico peruano, en 1939 en su pueblo natal. Con apenas 12 años de edad, Yma canta allí en ocasiones especiales canciones escogidas en quechua. En una fiesta tradicional en honor al Dios del Sol, Inti Wantanam fue descubierta por un empleado de gobierno que la lleva junto con su familia a Lima. A los 14 años se casa con él que posteriormente sería su manager y asesor de musica, Moisés Vivanco. En los años siguientes viajaría con él y su Compañía Peruana de Arte por toda Latinoamérica, grabando discos, participando en películas y programas de radio. Se la celebra tormentosamente como estrella del folklore.

En los años 40 se muda hacia Nueva York, dónde el éxito se hace esperar: su repertorio es demasiado insólito, los producentes de aquellos tiempos se sienten extrañados. A quién se le ocurre cantar simples canciones folklóricas cuando tiene la capacidad de usar las árias más difíciles como simples ejercícios gimnásticos para las cuerdas vocales?

Yma Sumac tiene que decidirse entre la música clásica y sus raíces latinoamericanos. Realmente no tiene opción: su estilo excéntrico la tilda como una testaruda y curiosa dama. Durante años viaja a lo largo y ancho del país, se conforma con pequeños contratos y su familia vive principalmente de la venta de atún.

Recién su descubrimiento por Capitol Records que la invita a Hollywood trae finalmente el deseado éxito. Su primer disco, Voice of the Xtabay (1950), impacta como una bomba y se convierte en poquísimo tiempo en un bestseller. Su enorme variedad de tonos – puede cantar todo de bajo hasta soprano coloratura -, sus increíbles cambios de cantos líricos de coloratura a retumbos, rugidos y gruñidos fascinan al mundo de la música y a su público. La autopresentación de Yma como alta sacerdotiza de los incas y Virgen del Sol dan en el punto del tiempo. Un halo místico, exótico e intransparente envuelve su persona.

Que tuviera éxito en este tiempo es explicable por el hecho de recién haber pasado el susto de la Segunda Guerra Mundial, y que la gente huía hacia en entretenimiento ligero. En el continente del Norte de América existía un deslumbramiento por los países „exóticos“ del Sur. Seguramente, los explícitos reportajes del descubrimiento del legendario Macchú Pichú (1911) en los años treinta contribuían a la fascinación. La figura de la „princesa incaíca cantando“armonizaba con la nostaljia por lo misterioso de la gente.

Para la artista peruana se suceden precipitadamente un musical en el Broadway, una película en Hollywood con Charlton Heston en la cual ella se autointerpreta – una princesa inca – (The secret of the Inca, 1952/53), y cuatro discos de larga duración. Su perfecta música de entretenimiento se puede disfrutar de manera más magnífica en su album más vendido y conocido „Mambo!“ de 1955, un homenaje a las entonces (y ahora) bailes de moda de Latinoamérica.

Los exorbitantes y espectaculares shows le ofrecían a la diva el marco adecuado para sus acrobáticos cantos.

Sin esfuerzo alguno canturreaba dulces cancioncitas, bramaba en profundos bajos con ahumada voz de cantante de whisky o evocaba con siseos y chasquidos místicos sonidos de la jungla amazónica.

Claro, las imagenes de los discos parecen de opereta con la mímica dramática de la artista, con los disfrazes costosos y las joyas lujosas. Contrariamente a sus anteriores giras en América latina, cuando cantaba la auténtica música folklórica de los Andes, en sus discos exitosos tenía que hacer concesiones al gusto blanco, al gusto del público en EEUU. Sí, querían cosas exóticas y distintas, pero en la mayoría de los casos no llegaron más allá de un Tarzán manso de tipo Johnny Weissmüller.

Así que también las composiciones de Yma, o sea de su marido, no contenían más que una inspiración folklórica, sin el apoyo bombástico de una banda de instrumentos de viento y los graciosos efectos vocales y expresivos de la cantante, sus discos nunca hubieran alanzado grandes ventas. La técnica de la grabación de discos en estos años tenía que mostrar toda su capacidad cuando la reina de la improvisación volaba con sus voz otra vez hasta „alturas de estratosfera“ a toda velocidad – y la capacidad no alcanzó en todos los casos, la artista acostumbraba no avisar antes!

Además se permitío uno u otro escándalo y un divorcio espectacular, y en consecuencia su vida privada se extendía en detalles por la prensa amarilla. A eso se tiene que añadir otra cosa más grave: su marido, Moisés Vivanco, había defraudado hacía años los impuestos, hecho que se le tomaba muy mal en los EEUU ultraconservativos de los 50. La fama de Yma Sumac sufrió bastante y la presión de repagar las deúdas enormes le dio un cambio clave a su vida. Por lo tanto,Vivanco organizó una gira mundial pasando por Rusia, Europa y Asia. Aunque todos los conciertos fueron bastante exitosos y cinco años más tardes podrían pagar los impuestos defraudadas, al regresar a EEUU ya nadie conocía más el nombre de Yma Sumac. Cinco años sin discos nuevos, sin apariencias públicas, en cuanto a música „exótica“ popular, era demasiado tiempo. Encima, el gusto musical había cambiado enormemente: masas de petticoats de color rosado marcaban las calles y el estilo de Yma, visto desde la perspectiva de un público adicto a la música rock`n roll, parecía un poco muy raro.

En 1965, los dos se divorciaron definitivamente, Vivanco emigró a España, mientras Yma, casi olvidada, se quedó en California.

Como los productores se acordaban muy detalladamente de esa excepcional dama y de unas particularidades folklorísticas como „Legends of the Jivaro“, los discos nuevos se realizaron sólo con dificuldades.

En los años 70 durante una primera ola de revitalización de esta música, su estrella subió otra vez. Con sólo un concierto, Yma logró convertir a una nueva generación de aficionados en una masa de adictos fanáticos. La mayoría de ellos ni siquiera nació en los tiempos de los primeros éxitos de la diva.

Los cambios permanentes de su popularidad entretanto se habían convertido en una característica de la mujer que hoy tiene más de 70 años de edad. Nunca más ganó tanta fama como en sus años emprendedores aunque su voz todavía es una delícia para el oído.

Corre la voz de que hoy todavía existe una princesa incaíca que vive en California dando de vez en cuando conciertos con una voz mágica.

***

Pistas 1/8 – Dirección:  Les Baxter
Pistas 9/16 –  Dirección:  Moises Vivanco

Tracklist:

01 Taita Inty (Virgin of the Sun God)
02 Ataypura (High Andes)
03 Accla Taqui – Chant of the chosen maidens
04 Tumba (Earthquake)
05 Choladas (Dance Of The Moon Festival)
06 Wayra (Dance of the Winds)
07 Monos (Monkeys)
08 Xtabay (Lure of the Unknown Love)
09 K’arawi (Planting Song)
10 Cumbe-Maita (Calls Of The Andes)
11 Wak’al (Cry)
12 Incacho (Royal anthem)
13 Cunch (The forest creatures)
14 Llulla mak’ta (Andean don Juan)
15 Malaya! (My destiny)
16 Ripui (Farewell)

***

Aquí

***

Don McLean – American Pie (1971)

lunes, julio 27th, 2009

Don McLean - American Pie Front

Don McLean - American Pie Retro

Don McLean - American Pie CD

Este segundo álbum de Mc Lean trae la famosa canción que da el título al disco, “American Pie”. El álbum fue #1 en el Billboard 200 de 1972.

“American Pie”, canción folk rock escrita por el cantante y compositor estadounidense Don McLean, trata sobre “el día que murió la música”.
En el año 1971 fue grabada y lanzada en el álbum del mismo nombre. El sencillo se mantuvo en la primera posición en las listas de popularidad de Estados Unidos durante dos semanas en 1972.

La canción hace referencia a la historia del rock and roll, comenzando en el momento de la muerte de los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper en un accidente aéreo en 1959 hasta el año 1970.

La importancia de “American Pie” para el patrimonio musical y cultural de Estados Unidos fue reconocida por el proyecto educativo “Songs of the Century” (Canciones del Siglo) que la posicionó en el número cinco de las canciones del Siglo XX.

La letra de la canción causa mucha curiosidad. Aunque McLean dedicó el álbum American Pie a Buddy Holly, ninguno de los músicos que viajaban en el avión en el momento del accidente es mencionado por su nombre. Cuando se le preguntó a McLean el significado de “American Pie”, él dijo: “Significa que jamás tendré que trabajar otra vez”. Posteriormente, declaró de forma más seria: “Encontrarán muchas ‘interpretaciones’ de mi letra pero no les diré la mía… Lamento dejarlos a todos así, pero hace tiempo me di cuenta de que los compositores deben dar sus declaraciones y marcharse, manteniendo un silencio digno”.

Don McLean, (nació el 2 de octubre de 1945 en New Rochelle, Nueva York) es un cantautor estadounidense, principalmente famoso por su balada de 1971 “American Pie”, sobre un acontecimiento que se conoce como “El día que murió la música” y se basa en la muerte de Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Booper en un accidente aéreo. Este tema fue versionado en 2001 por Madonna en su disco “Music”.

Un poema sobre McLean, “Killing Me Softly With His Blues” de Lori Lieberman, se convirtió en una canción llamada “Killing Me Softly” por Charles Fox y Norman Gimbel. Lieberman fue el primero en grabarla (1971), aunque la canción alcanzaría su mayor éxito por los diferentes covers que se hicieron. Uno de los principales fue en 1973 con la voz de Roberta Flack y casi un cuarto de siglo más tarde, en 1996, otra versión de The Fugees la volvió a lanzar a la fama.

En 1981, McLean llegó al número uno internacional con el clásico de Roy Orbison “Crying”. El mismo Orbison describió, en una oportunidad, a McLean como “la voz del siglo”, y una futura regrabación del tema vio como Roy Orbison incorporaba elementos de la versión de McLean.

Curiosamente la banda estadounidense de punk rock NOFX, en su álbum “45 Or 46 Songs That Werent Good Enough To Go On Our Other Records”, realizó una versión a su estilo de la canción “Vincent”.

***

Tracklist:

01. American Pie
02. Till Tomorrow
03. Vincent
04. Crossroads
05. Winterwood
06. Empty Chairs
07. Everybody Loves Me, Baby
08. Sister Fatima
09. The Grave
10. Babylon

***

MU Aquí

RS Aquí

***

Cesaria Evora – Greatest Hits Live, Singles & Remix P.&C. (2008)

sábado, julio 25th, 2009

Cesaria Evora - Greatest Hits live, singles & remix front

Cesaria Evora - Greatest Hits live, singles & remix Inlay

Cesaria Evora - Greatest Hits live, singles & remix retro

Esta fue la primera colaboración, en el viejo blog, de nuestro “Cómplice” Kurtigghiu gran maestro de la gráfica, y naturalmente el álbum ha sido posteado abusivamente en muchísimos blogs y foros y hasta incluído en discografías de la artista; esto para demostrar una vez más el arte de Kurtigghiu…y la ignoraqncia de los que postean trabajos ajenos sin siquiera documentarse!
Una recopilación, hecha por el mismo Kurtigghiu, de algunos singles situados entre 1990 y 2004, algunos remix que ha editado personalmente y una versión Live sacada del Dvd “Live en Paris”. Naturalmente la gráfica es de Kurtigghiu, que con este trabajo me demuestra que sus gustos musicales van de la mano con su extraordinaria arte gráfica!

Un espectacular disco que no se pueden perder….

Nacida el 27 de agosto de 1941 en la ciudad portuaria de Mindelo, en la isla de São Vicente (Cabo Verde), la llaman “la diva aux pieds nus” –la diva descalza– , y Cesaria Evora por cierto suele actuar descalza como un saludo simbólico para el Cabo Verde pobre, el pequeño estado insular en desarrollo donde nació y aún vive, y que ella evoca en sus canciones.
Cesaria Evora misma nació en la pobreza en los años 1940. Su padre falleció poco después de que cumpliera los siete años de edad, y ella y sus seis hermanos fueron criados en circunstancias difíciles por su madre, con sus escasas ganancias como cocinera. La joven Cesaria fue dejada bajo los cuidados de un orfanato local, donde aprendió a cantar en el coro.
Desde los 16 años estaba ganando una precaria existencia, cantando en los bares de su ciudad natal, Mindelo, en la isla de São Vicente, por unos pocos escudos o bebidas. Hizo suyo los evocadores sonidos del morna local –llamado así según el verbo inglés mourn (lamentar)–, cuyas raíces se remontan a los tiempos en que Cabo Verde, a 560 kilómetros de la costa de Africa Occidental, era una importante estación en el comercio de esclavos. Su música gira en torno de los temas de sufrimiento, melancolía y exilio.

“Mis canciones tratan de cosas perdidas y nostalgia, amor, política, inmigración, y realidad,” ha explicado. “Nosotros cantamos sobre nuestra tierra, sobre el sol, sobre la lluvia que nunca llega, sobre la pobreza y problemas, y sobre cómo vive la gente en Cabo Verde.”
Después de muchos años de oscuridad, su gran oportunidad llegó después de los 40 años, cuando fue invitada a dar una serie de conciertos en Lisboa y conoció a José da Silva, un joven francés con raíces en Cabo Verde. El se convirtió en su productor y la persuadió a ir a París para grabar su primer álbum de éxito, “La Diva Descalza”, que la hizo famosa de la noche a la mañana. A principios de este año, después de ser nominada por sexta vez, Cesaria ganó un premio Grammy, y ha sido honrada en Francia como Oficial de la Orden de las Artes y Letras.
Pero sus canciones aún vuelven a sus raíces. “La pobreza siempre ha sido una cosa irreal para ustedes, de manera que ¿qué derecho tienen ustedes para juzgar la situación en nuestro país?”, reta a los oyentes en la canción “Tudo Tem se Limite”. O en un humor más optimista, canta en “Jardim Prometido”: “Cabo Verde es verde en nuestro corazón. Llenas de amor, nuestras manos harán que el verde florezca en la tierra”.

Durante mucho tiempo Cesaria siempre se había resistido a asociar su nombre con cualquier agencia humanitaria, pero el año pasado se convirtió en una Embajadora contra el hambre en el Programa Mundial para la Alimentación –la primera artista africana en asumir ese papel– después de ver el impacto de su Programa de Alimentación en las escuelas en Cabo Verde. “Pude ver con mis propios ojos cómo la comida atraía a los niños a la escuela,” dijo. “Necesitamos educar a nuestros niños si queremos que nuestro Continente prospere, pero no pueden aprender si van a la escuela con hambre.”

***

Tracklist:

01 – Petit pays (chateau fight remix)
02 – Saia travada (original version)
03 – Mar Azul (original version)
04 – Angola (video version)
05 – Negue (cris profilic remix)
06 – Cinturao tem mele (original version)
07 – Miss perfumado (original version)
08 – Sodade (original edit)
09 – Sangue de beirona (original version)
10 – Nho antone escaderode (k.c. edit remix)
11 – Djarmai di meu (original version)
12 – Miss Perfumado (4 hero edit remix)
13 – Jardim prometido (original version)
14 – Nutridinha (original edit)
15 – Besame mucho (live version 2001)
16 – Quel casinha (il ragazzo della Via Gluck)feat. Adriano Celentano
17 – Pomba (original version)
18 – Negue (original version)
19 – Sodade (dj rock demon ritchie edit)

***

RS Aquí

RS Aquí

MU Aquí

MU Aquí

***